Kader Attia déterre les corps du béton au MAC VAL. Poétique et politique !

bmdAlors que l’on peut encore voir, jusqu’au 13 mai au Palais de Tokyo, le fruit de sa collaboration avec Jean-Jacques Lebel, Kader Attia poursuit sa quête de vérité dans une nouvelle exposition au MAC VAL dont il investit l’immense espace d’exposition en proposant un parcours initiatique autour de deux notions étroitement mêlées : l’architecture et sa relation aux corps.

Kader Attia et collage_ADAGP

Quels regards porter sur les grands projets urbains de l’après-guerre, les grands ensembles caractéristiques des cités dortoirs. Que reste-il de l’utopie des modernistes ? Qu’entretenons-nous avec notre espace de vie, privée ou publique, avec notre histoire et nos racines ? Quelle relation entre le corps physique et le corps social ? Comment nos sociétés s’arrangent-elles avec le visible et l’invisible, l’inclus et l’exclus ? Et comment finalement la société réécrit son propre récit national et omet de reconnaître les blessures laissées par le colonialisme, l’esclavage, les inégalités hommes-femmes, la discrimination envers les LGBT, notamment les transsexuels…

Ce sont toutes ces questions que pose Kader Attia dans cette exposition « Les racines poussent aussi dans le béton » proposée au Mac Val. L’articulation de l’exposition est singulière. Le parcours alterne des espaces sombres avec des pièces en pleine lumière, des documents vidéo ou sonores avec des œuvres purement plastiques. Il oscille entre passé et présent, les racines et le béton. Avec toujours en filigrane, le fil conducteur de l’œuvre de Kader Attia : la réparation. Réparer les blessures que les hommes s’infligent, des humiliations de la colonisation aux fractures entre les communautés. Kader Attia revendique l’idée qu’il faut  “S’affranchir du joug du grand récit national officiel pour se réapproprier et écrire soi-même son récit, exposer sa vision des choses.” Le déni de la culture des quartiers, c’est le déni de toute une culture hip hop, la culture ouvrière, des langues…

« Les racines poussent aussi dans le béton » propose une expérience visuelle mais aussi physique, l’esprit et le corps, le corps et l’espace, dans le but de rassembler. L’exposition est conçue comme un opéra avec plusieurs actes. Elle commence par un trait d’union entre la réalité et l’histoire, dans ce premier « cabinet » qui étire le début du 20e siècle, Kader Attia revient sur les traces de son enfance dans un Sarcelles métamorphosé par les grands ensembles. Grands ensembles qui de promesses sont aussi devenus ghetto.  A chaque extrémité d’un long couloir deux films se font face et s’opposent. D’un coté « Pépé le Moko » avec un Jean Gabin dans les ruelles de la kasbah d’Alger et de l’autre « Mélodie en sous-sol » dans lequel, Gabin toujours, revient dans sa banlieue transformée par les barres d’immeubles. Entre les deux, un jeu de collages marie des grands ensembles avec des scènes de vie marocaines ou algériennes. La petite pièce suivante rend hommage à Ghardaïa. Au sol un désert de grains de couscous représente le plan de Ghardaïa. Ceci fait écho notamment à Le Corbusier qui, fasciné après avoir visité Ghardaïa où tout est pensé : la gestion de l’eau, l’administration, la circulation, les commerces, élabora au coté de Jeanneret les cinq points de l’architecture moderne qui ont notamment donné naissance à la Cité radieuse, qu’il appelait lui-même la « Béni Isguen verticale* ». Une vision à la fois poétique et politique rappelant l’origine de ces grands préceptes de l’architecture moderne.

Kader Attia  Untiteld 2009 _ADAGP

Toujours concernant l’architecture, Kader Attia sème ça et là dans l’exposition des références. Des poutres récupérées sur des chantiers de démolition, verticales et fières, dont les fentes sont agrafées, des cicatrices restées visibles car pour Kader Attia, contrairement à nos sociétés modernes, il ne faut pas les cacher pour guérir. Une pièce noire dans laquelle une série de réfrigérateurs habillés de carreaux de miroirs, et de carreaux de verre, dessine une skyline, et renvoie à la froideur des mégapoles sur-construites et pourtant rêve d’un monde fantasmé. Une vidéo présente une succession d’étages et de fenêtres d’une façade d’immeuble à Vitry  qui se termine sur le toit avec une vue dégagée sur la ville un paradoxe de l’utopie des grands ensembles qui sont devenues des prisons modulaires. Effet renforcé par une façade en forme de grille.

Kader_Attia_Skyline_ Adagp
Kader_Attia_Skyline_ ADAGP

Dans ce décor se dessine une interrogation des effets de l’architecture sur la psyché et les corps.

Car de cette dimension émerge l’humain avec les mêmes fêlures. Des barrières symbolisant des espaces interdits sont traversées et perforées de pierres. Ont-elles été lancées par des personnes qui souhaitaient se libérer d’un espace fermé ou est-ce la nature qui veut reprendre ses droits ? Ces barrières empêchent l’accès à un mur blanc sur lequel est écrit à la craie blanche « Résister c’est rester invisible ».

Une vidéo, déjà présentée, autour du sujet du membre manquant souligne comment notre cerveau garde en mémoire le membre manquant. Métaphore d’une société qui ne peut s’amputer de ses nombreuses racines sous peine d’en souffrir. Dans le même esprit de négation, une autre vidéo montre les entretiens sur le devenir des corps postcoloniaux, questionnant le corps des noirs notamment avec des entretiens des proches de Théo de « l’affaire Théo » tristement célèbre. Plus loin, un couloir est habité par des grands portraits de transsexuels algériens et par deux miroirs, l’un avec accompagné d’une chaussure de femme l’autre un soulier d’homme se font face. Une installation qui questionne le masculin-féminin et notre acceptation de la différence. Les souvenirs de Kader Attia sont également convoqués dans une installation mêlant photos de femmes algériennes, membres de sa famille qui réparent un plat de terre cuite. Une bétonnière brassant des clous de girofle embaume l’espace et évoque à la fois un père ouvrier du bâtiment et une mère cuisinière, tandis que sur un mur des pains traditionnels sont plantés rappelant des jeux d’enfance.

Kader_Attia_Oil_and_Sugar_ADAGP
Kader_Attia_Oil and Sugar_ADAGP

Sur une dernière vidéo,  un cube formé de morceaux de sucre fond à cause du pétrole versé sur lui. Cette œuvre joue sur les opposés le blanc et le noir, le dur et le fluide…  L’or blanc d’un coté, symbole de la traite négrière, et l’or noir, symbole de l’exploitation et du pillage des ressources naturelles des pays africains. Deux matières dont l’exploitation a hélas asservi des peuples.

Et pour finir ce périple deux photographies cote à cote ; d’une part une noria, puits traditionnel du Maghreb et d’autre part les ruines en béton d’un atelier d’une ancienne usine Wolkswagen envahies par la végétation. Cette œuvre ouvre sur un futur indéfini, néanmoins optimiste, car les racines poussent aussi dans le béton.

Les racines poussent aussi dans le béton
Exposition de Kader Attia
Du 14 avril au 16 septembre 2018
Commissariat Frank Lamy assisté de Julien Blanpied
Deux autres expositions valent également le détour à Vitry :

Le Nouveau souffle juste après la tempête de Meiro Koizumi

Le fruit d’une résidence donnée à Meiro Koizumi. Il tente de décrypter les motivations et les représentations des 16-20ans et souhaite plus particulièrement interroger l’impact du conditionnement social et de la propagande médiatique sur l’engagement militaire des jeunes, voire même du sacrifice impacté par l’histoire de son pays et les kamikazes, et récemment par les attentats. Lors de cette résidence Meiro Koizumi a rencontré des jeunes de Chevilly-Larue, qu’il a interrogé sur ces attaques. Il s’est rendu compte que si lui ne connaissait rien à la culture française, les jeunes en question connaissant la culture manga. S’étonnant de la liberté du corps qu’ils pouvaient avoir, expressifs voire extravertis avec une certaine exubérance pour un japonais. Il leur a demandé de rejouer sur scène une histoire inspirée d’un manga. Le résultat est un jeu de vidéo multiple, en surimpression, dans lesquelles un ballet se joue comme un champ de bataille paisible.

Sans Réserve.

Le MAC VAL a invité le duo d’artistes Grout/Mazéas avec Black Bivouac à s’immiscer dans l’exposition des œuvres de la collection. Du 14 avril au 19 août 2018

Pour cette 8e exposition des œuvres de la collection, le choix a été d’associer et d’éclairer les œuvres à partir de leur pouvoir et de leur volonté d’expression. Toutes, en effet, dégagent un certain pouvoir narratif, d’échange plus ou moins manifeste. Elles convoquent un mode de récit et d’expression. Elles racontent des histoires, invitent à poursuivre, voire à construire, initient un climat, suggèrent. Elles questionnent notre propre pouvoir de regardeur.

Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne
Place de la Libération
94400 Vitry-sur-Seine
www.macval.fr

Béni Isguen, l’une des 5 villes de la pentapole Ghardaïa, Algérie

L’art contemporain et la science méditent ensemble à la Cité des sciences

Lou-Masduraud-©Sophie-Lvoff
Lou-Masduraud-©Sophie-Lvoff

A l’occasion de la nouvelle exposition de Science Actualité, Méditation : que dit la science ?, présentée jusqu’au 24 juin 2018, la Cité des sciences et de l’industrie a donné une carte blanche aux artistes Lou Masduraud et Antoine Bellini : ils ont réalisé Wellness Paradox, une installation originale sur le thème de la méditation. Une installation montée avec la complicité de Gaël Charbau, commissaire de la prochaine édition de Nuit Blanche à Paris.

Connus pour les situations qu’ils proposent et qui mêlent installations, musique et performance, les artistes Lou Masduraud et Antoine Bellini  ont imaginé un espace qui nous plonge dans l’environnement fictif d’un adepte de la méditation. Sorte de portrait de cette pratique dans l’air du temps où le scientifique côtoie le mystique, l’installation révèle, non sans humour, par une accumulation d’objets une « vanité contemporaine » et propose une critique de la dérive commerciale de la méditation.

Installation _N-Breton-

A l’occasion de ma visite j’ai rencontré Lou Masduraud qui me parle du travail qu’elle réalise avec son binôme Antoine Bellini.

Patrice Huchet : En regardant votre travail depuis quelques expositions, j’ai l’impression qu’il y a un fil conducteur autour des flux, électriques, sonores… et le corps. Aujourd’hui encore, la méditation évoque un flux, celui de la respiration et des énergies. Pourquoi cette thématique ?

L.M. : C’est une bonne remarque, le flux est vraiment le terme exact car il englobe plein de choses. Des flux énergétiques, électromagnétiques, électriques, migratoires, vibratoires, des flux de capitaux… Ce qui m’intéresse vraiment, c’est l’idée de mouvement et de déplacement mais toujours perçu par le corps. Plus qu’une recherche qui amènerait une réponse scientifique, j’observe comment ils sont perçus par une subjectivité et l’expérience du corps. Nous avons, par exemple, fait une exposition à Lyon à la BF15 en 2016 où nous avons travaillé sur le flux électrique. Dans cette installation, un réseau électrique passait par des oreillers et tout un parcours était installé dans des gouttières en céramique ouvertes, comme si on avait disséqué ce réseau. Le visiteur avait également accès à des textes sur ce qui se passait à l’intérieur des câbles. Une espèce de délire sur ce qui se passe dans le cuivre, cette matière conductrice. Et finalement de penser nos corps comme des matières conductrices qui sont traversées par des flux mais aussi les transmettent.

Ces derniers temps nous travaillons sur des projets avec des substances à ingérer et  que l’on propose dans le cadre de performances ou lors de concerts de musique électronique. Au milieu du concert, on propose du ginseng, un énergisant, des infusions d’immortelles, un anti âge puissant pour rester jeune et beau, mais aussi du vin, très populaire et un désinhibiteur qui permet de rentrer en contact plus facilement avec l’autre. Donc plein de substances actives qui ont un pouvoir et un effet sur la physiologie, influent et affectent nos corps et nos relations. C’est probablement une histoire de flux au sens intérieur et au sens large.

On essaie de construire un temps collectif traversé par du son utilisé comme outil de réunification et générateur de mouvements. Sons, humains, objets, substances, mouvements, un ensemble qui révèle des habitudes collectives et des caractères culturels contemporains.

P.H. : Pourquoi la méditation devient prétexte à une vanité contemporaine ?

L.M. : Ce n’est pas vraiment comme cela que je vois les choses. C’est plutôt la forme que y avons donné en faisant un assemblage, une disposition et une accumulation de différents objets autour du sujet de la  méditation qui transforment tout cela en vanité.

C’est Gael Charbau qui a utilisé le terme de vanité contemporaine. C’est drôle de voir cela par le prisme de l’histoire de l’art, car cela effectivement peut être vu comme une vanité mais cela reste une étagère domestique. Moi j’utilise plutôt le terme de nature morte révélatrice de nos modes de vie contemporains. Le paradoxe est quand même là. Un coté paisible, bienveillant de la pratique de la méditation et en même temps une revendication de puissance. C’est l’appropriation de la société de consommation de ces pratiques alternatives dans un système capitaliste qui en fait une vanité.

P.H. : Vos œuvres ont souvent un aspect critique vis-à-vis de la société dans laquelle nous vivons ?

L.M. : En tout cas en tant qu’artiste je ne dis pas : ça c’est bien et cela ne l’ai pas. Je ne cherche pas un point de vue moral. Je regarde juste ce qui se passe, j’observe, je prends un peu de distance et tente de comprendre. L’aspect critique apparaît du paradoxe observé.

P.H. : En quoi cet espace dédié à la science vous a-t-il inspiré ?

L.M. : En fait c’était vraiment particulier. C’est la première fois que nous travaillons dans un lieu qui n’est pas purement un lieu d’exposition artistique et uniquement visité par des gens habitués à voir de l’art contemporain. Donc cela a posé des questions. Je pense que nous avons essayé de faire une pièce qui s’adresse à tous en proposant une expérience sonore, quelque chose de sensible. Il n’y a pas besoin de connaissances particulières. Une étagère fait penser au domicile, la référence est évidente pour tout le monde. On n’a pas cherché à utiliser les codes de l’art contemporain. Le seul fait d’installer cette étagère domestique dans un lieu dédié à la science questionne et donne une distance face à ces objets afin de mieux comprendre.

P.H. : Votre travail plutôt conceptuel, issu d’une recherche très élaborée, n’est pas forcement facile d’accès de prime abord et nécessite de la part du visiteur une implication. Qu’en pensez-vous ?

L.M. : Je suis tout à fait d’accord avec vous. Une implication, c’est exactement ce qui nous intéresse. Je pense que nous proposons une expérience et fatalement elle demande une participation active. Pas besoin de références artistiques ou de savoirs particuliers pour aider à la compréhension. Il y a expérience esthétique à partir du moment où on est conscient que l’on fait une expérience et que l’on est attentif à ce qui s’y passe. Donc pour moi il n’y pas besoin d’un savoir préalable pour faire expérience. C’est très important dans notre travail.

P.H. : Quels sont vos prochains projets ?

L.M. : Nous travaillons sur un projet qui s’appelle Active Substances Bar qui va être un comptoir en bois sculpté qui diffuse un antidépresseur dans sa forme naturelle, « healthy »,  du millepertuis donc on fait des infusions qui seront diffusées grâce à un système qui transforme l’eau en vapeur. Il y aura aussi du vin et du ginseng. Cette installation sera montrée à la biennale de Moscou en juin, avec bien sûr les créations sonores d’Antoine. Je pense que nous y ferons un live autour du bar. Un concert de musique électronique et une récitation de textes qui font référence à ces substances.

P.H. : Cela est une récurrence dans votre démarche artistique. L’œuvre existe par elle-même mais s’inscrit aussi dans une performance. Vous aimez bien apporter cet aspect performatif dans la vie d’une œuvre ?

L.M. : Oui c’est exact, nous aimons cela car c’est une manière de créer du lien, de vivre des choses collectivement. Faire une performance c’est réunir des gens autour d’un projet commun. Il n’y a jamais de scène. Nous ne sommes jamais séparés du public. Nous souhaitons même que le public se rende compte qu’il fait lui-même partie de la performance. Particulièrement quand il ingère des choses qui vont l’influencer. Nous parlons plutôt de « situations construites » plutôt que de performances. Dans le sens où ce n’est pas un spectacle, même s’il y a de la musique. Ce sont des temps vivants de partage, qui nous permettent d’actionner certains objets, certains mots, certaines parties des installations et le public est invité à y participer et à créer du collectif.

Antoine Bellini et Lou Masduraud
Antoine Bellini et Lou Masduraud

Wellness Paradox
Lou Masduraud et Antoine Bellini
Installation dans l’espace Science Actualité, au cœur de l’exposition Méditation : que dit la science ?

Un parcours contemporain dans la Cité des Sciences et de l’industrie : 

Depuis son ouverture la Cité des Sciences a acquis des œuvres d’art contemporain. Elles occupent différents espaces de la Cité, c’est parfois un véritable jeu de piste pour les retrouver. Ainsi Il est possible de rencontrer : l’œuvre Espace Nord-Ouest de Felice Varini , Matière noire d’Abdelkader Benchamma, des œuvres d’Erro, de Monory, de Piero Fogliari, 2 toiles de Cocteau… ainsi qu’une toute nouvelle œuvre : Ciudad Quemada II, présentée dans le pavillon cubain de la 57e Biennale de Venise en 2017, que l’artiste cubain Roberto Diago vient de prêter gracieusement à la Citée des sciences pour toute la durée de l’exposition « Feu ».

  • Méditation : que dit la science ?
  • Féminin-masculin : le combat contre les stéréotypes
  • Agriculture : la fin des néonicotinoïdes ?
  • Industrie : la chasse aux métaux rares au fonds des océans

Cité des sciences et de l’industrie
30 avenue Corentin-Cariou
75019 Paris
Métro : Porte de la Villette
Horaires : ouvert tous les jour sauf le lundi de 10h à 18h, et jusqu’à 19h le dimanche.
www.cite-sciences.fr

L’art contemporain se met au vert et prend ses quartiers d’été sur les bords de Loire

Duy-Anh-Nhan-Duc_Champ-Céleste
Duy-Anh-Nhan-Duc_Champ-Céleste

La Loire, son histoire, ses bateaux plats, sa douceur de vivre, ses châteaux et son parcours d’art contemporain de Chaumont-sur-Loire qui a réuni depuis 2008 plus de 115 créateurs majeurs ou émergents venus du monde entier.  Le Domaine de Chaumont-sur-Loire fête ses 10ans d’art.

Klaus-Pinter
Klaus-Pinter

Dans le cadre de cet anniversaire, pas moins de 15 commandes sont exposées pour souligner cette année particulière du Centre d’arts et de Nature de Chaumont-sur-Loire. C’est ainsi que sont naturellement présents de nouveaux plasticiens, invités à confronter leur imaginaire avec l’âme du Domaine, mais aussi des artistes ayant particulièrement marqué l’histoire de ces dix années d’art.

A commencer par le retour de Sheila Hicks pour une nouvelle installation dans les appartements du Château. Ainsi sont de retour au Domaine Fiona Hall avec des ruches aux couleurs de l’Europe, Nils Udo avec un nid fantastique, Eva Jospin avec une grotte fantasmagorique, Fujiko Nakaya avec une œuvre de brume envoutante, Klaus Pinter avec une sphère entre bouquet floral et objet cosmique. Anne et Patrick Poirier avec des photogrammes floraux et Sarkis qui répare d’or un meuble blessé.

De nouveaux artistes viennent enrichir le parcours notamment le japonais Tanabé Chikuunsai IV, avec une spectaculaire œuvre de bambou tigré, l’artiste vietnamien Duy Anh Nhan Duc avec une installation végétale d’une très grande délicatesse, la brésilienne Nathalie Nery qui habille un arbre de ses créations botaniques en feuille de jacquier ou encore Simone Pheulpin, créatrice de sculptures de tissus évoquant des fossiles dans des calcaires blancs. Eva Jospin propose une œuvre pérenne avec une mystérieuse et luxuriante grotte.

L’ensemble du parcours, entièrement voué à la relation entre création artistique et la nature et le paysage, est d’une très grande qualité et vaut le détour. La nature continue d’inspirer les artistes contemporains. Ils vous proposent à Chaumont un voyage entre découverte, émotion, surprise, ravissement et beaucoup de poésie.

Je ne citerai le travail que de quelques uns. Honneur aux femmes tout d’abord. Deux artistes qui ont fait du textile leur médium. La plus connue d’entre-elles, Sheila Hicks délaisse, ici, la laine pour des bandes de tissus ou de papiers qu’elle installe en cascades tantôt rouges, bleues, ou jaunes. Cette exposition de Sheila Hicks est le résultat d’une commande spéciale de la région, et est installée dans les appartements et les offices du château.  La seconde est Simone Pheulpin, discrète artiste reconnue dans le milieu des collectionneurs et dont les œuvres en tissus ont fasciné les visiteurs de la dernière édition d’Art Paris Art Fair. Elle propose avec des bandes de tissus savamment pliées des sculptures écrues aux allures de fossiles dans des pierres calcaires ou de bois pétrifiés. Zen et bluffant !

Dans le registre de la fragilité et de la contemplation, le plasticien végétal Duy Anh Nahn Duc tente de sublimer et de rendre visible la beauté d’une plante qui apparemment n’a pas de valeur, le pissenlit. Il y parvient incroyablement. Cueillies à une certaine maturité afin de les utiliser naturellement, les aigrettes de pissenlits sont assemblées dans des tableaux cotonneux aux formes géométriques douces et voluptueuses. Au plafond de l’asinerie, un champ céleste de pissenlits se reflétant dans un bassin de miroir se marie avec un lustre luxueux. Cette installation délicate suspend le temps et nous invite avec poésie à contempler la beauté et la fragilité du monde et à profiter de l’instant. Contemplatif et divin !

L’énergie vitale est au rendez-vous avec Tanabé Chikuunsai IV et Nils-Udo, tandis que Fujiko Nakaya cherche à nous embrumer.  L’œuvre de Tanabé Chikuunsai IV exprime la connexion entre l’être humain, la main, le lieu et l’art. Il propose un énorme tourbillon réalisé avec des bandes de bambou tigré tressées. Une œuvre qui illustre l’énergie vitale que l’artiste a souhaité démontable pour rendre compte du cycle de la vie et de l’éternel recommencement. Une source d’énergie vitale. Magistral !

Nils-Udo dit travailler avec la réalité de la nature. Tout commence et lui ai suggéré par l’expérience de la nature, c’est elle qui guide sa création. Dans le parc, il nous invite au seuil de la création avec un volcan-nid. Un petit volcan vert tendre cache dans son cratère des œufs de marbre blanc. Le Nid représente l’abri, le point de départ et l’achèvement de la procréation et le volcan avec sa chaleur couve les œufs. Il tente avec ces deux symboles réunis, le volcan donnant des valeurs nourricières à la terre et l’œuf celui de la vie, de faire renaitre un paradis perdu. A coté du nid, Fujiko Nakaya renforce le mystère avec un paysage de brume. Totalement dépendante du vent, l’œuvre joue avec les éléments, la lumière et dessine des paysages changeants dans lesquels les arbres prennent des allures fantomatiques. Ces deux là nous invitent à la naissance du monde.

Eva Jospin dont les forêts de cartons ont fait la réputation, c’est attelé à une démarche plus large, inspirée par les lieux et le parc, elle a réalisée une folie dans tous les sens du terme. Pour cette œuvre pérenne, Eva Jospin utilise pour la première fois du béton. Fidèle à sa pratique, elle a réalisé des formes en cartons, qu’elle a ensuite moulées en ciment. Elle propose un monde à double face ; à l’extérieur une roche colonisée par la végétation de laquelle s’ouvre une grotte et à l’intérieur un écrin avec des parois aux allures de bijoux à l’image des grottes de Rocailles des jardins à l’italienne du XVIe siècle où sont mêlés rocailles, coquillages, pommes de pin, et pièces d’or.

Enfin, un immense hommage est rendu à Jacques Truphémus , décédé en septembre dernier. Jacques Truphémus, célébré et reconnu à Lyon, sa ville d’adoption, est resté longtemps méconnu du grand public. Pourtant, Balthus le considérait comme l’un des plus grands peintres français : « Vous appartenez à la lignée de Morandi et certains de vos paysages me font penser à Giacometti- tout en étant essentiellement Truphémus- c’est-à-dire unique » lui écrivait-il dans une lettre en 1986. Cet hommage présente  une belle quantité de peintures sur ses thèmes fétiches, jardins ou scènes d’intérieurs décorées de bouquets, dans lesquelles les verts tendres et pastel se marient aux violets tout aussi doux. Ces toiles montrent l’esprit contemplatif de l’artiste et nous invite avec lui à la même contemplation.

Les artistes :

Sheila Hicks – Jacques Truphémus – Fiona Hall – Fujiko Nakaya – Anne et Patrick Poirier – Nils-Udo – Sarkis – Klaus Pinter – Eva Jospin – Tanabe Chikuunsai IV – Duy Anh Nhan Duc – Simone Pheulpin – Frans Krajcberg – Nathalie Nery

L’occasion de revoir également des œuvres installées dans le parc :

Andy Goldsworthy – François Mechain – Christian Lapie – Anne et Patrick Poirier – Rainer Gross – Chris Dury – Tadashi Kawamata – Cornelia Konrads – Wang Keping – Sarkis – Gabriel Orozco – Patrick Dougherty – Vincent Barré – Nikolay Polissy – Dominique Bailly – Giuseppe Penone – El Anatsui – Gerda Steiner et Jorg Lenzlinger – Henrique Oliveira – Jannis Kounellis – Mathieu Lehanneur – Andrea Branzi – Yamou – Pablo Reinoso – Karine Bonneval – Amin Schubert – Ursula Von Rydingsvard – Patrick Blanc – Marie Denis – Stéphane Guiran

Avec une triple identité artistique, jardinistique et patrimoniale, Le Parc et le Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire ont obtenu le label « jardin remarquable » et le « Festival des Jardins » a reçu 3 étoiles par le Guide Michelin, s’ajoutant au 2 étoiles du Château. A partir du 24 avril, 30 nouveaux jardins sur le thème est « Les jardins de la pensée » seront présentés lors du Festival  International des Jardins.

Plus d’hésitation une balade à Chaumont-sur-Loire s’impose avec les beaux jours qui arrivent. Un moment à partager en famille, entre amis, curieux et amateurs de nature et d’art contemporains réunis dans une même contemplation.

by Patrice HUCHET

2008-2018
10 ans d’art
31 mars – 4 novembre 2018
Domaine de Chaumont-sur-Loire
Centre d’arts et de nature
41150 Chaumont-sur-Loire
www.domaine-chaumont.fr

40mcube d’énergie artistique, et plus encore…

annelanglois_portrait
Anne Langlois_portrait

Je suis parti à Rennes afin de découvrir les nouveaux espaces de 40mcube, un centre d’art contemporain ré-ouvert depuis le 10 février dernier, après plusieurs années de fermeture pour travaux. Et surtout j’ai rencontré sa directrice Anne Langlois.

Patrice Huchet : Quel est l’histoire et l’adn de 40mcube ?

Anne Langlois : C’est un lieu que j’ai fondé il y a maintenant 17 ans avec mon collaborateur Patrice Goasduff. Nous avons commencé avec un petit espace de 36 M2 qui a donné son nom à 40mcube. L’idée initiale était de travailler avec de jeunes artistes, de leur permettre de produire leurs œuvres et de les présenter au public. Un travail d’accompagnement de A à Z depuis la production jusqu’à la présentation et la médiation. C’est un projet auquel nous avons donné de l’ampleur au fur et à mesure, grâce à d’autres espaces mis à notre disposition : une maison bourgeoise installée juste à coté dans cette rue, puis nous avons eu un hangar de 200m2, et enfin ce lieu qui vient de vivre trois années de travaux de rénovation et d’agrandissement. Nous avons également ouvert un lieu de production à Liffré, à 15km de Rennes, le HubHug, qui réunit un atelier pour les artistes et un parc de sculptures.

P.H. : Belle évolution, et aujourd’hui ?

A.L. : Aujourd’hui, je pense que nous sommes restés fidèles au projet initial. Travailler avec des artistes à la production d’œuvres et d’expositions reste vraiment central, et la programmation d’expositions que je considère comme une recherche plastique et théorique, qui s’alimente au fur et à mesure. De certaines expositions monographiques se dégagent des thématiques qui donnent lieu à des expositions collectives et d’expositions collectives je peux me focaliser sur le travail d’un artiste à qui nous proposons une exposition monographique. C’est le travail qui prend place dans l’espace d’exposition de Rennes, où nous proposons des expositions à peu près tous les 3 mois. Nous présentons également régulièrement des œuvres dans l’espace public.

Notre activité s’est enrichie de nouveaux axes, nous organisons des résidences d’artistes notamment au HubHug à Liffré, et nous en développons sur le territoire avec des communes ou des associations que nous accompagnons dans ce processus. Par exemple, nous avons mis en place à Louvigné-du-Désert au nord-est de Rennes une résidence qui permet aux artistes de travailler le granit. Nous rayonnons ainsi plus largement que sur la métropole rennaise et travaillons avec un d’autres structures en France sur des partenariats de coproduction.

HubHug Sculpture project - Le Rack 2017 photo P. Goasduff
HubHug Sculpture project – Le Rack 2017 photo P. Goasduff

Autour de ces ateliers, nous avons créé un parc de sculptures, le HubHug Sculpture Project, que nous développons depuis 2016. Nous y avons mis en place un dispositif que nous appelons le Rack, comme un rack pour stocker des matériaux à la dimension d’un espace public, sur lequel nous présentons des œuvres.

Guillaume Pellay_Link in Bio expo au HubHug Photo_P.Goasduff
Guillaume Pellay_Link in Bio expo au HubHug Photo_P.Goasduff

Nous menons également un travail de commande d’œuvres, et nous avons créé une formation professionnelle pour les artistes et une résidence internationale pour les commissaires, GENERATOR.

P.H. : Quel est votre mode de fonctionnement ?

A.L. : Nous sommes une association moi 1901, nous avons une partie de financements publics de la ville de Rennes, du département, d’Ille-et-Vilaine, de la région Bretagne, de la Drac Bretagne, de la ville de Liffré et des partenaires privés comme Art Norac ou Avoxa : mécènes financiers, de compétences et en matériel. C’est un financement mixte.

En termes humain, nous sommes une équipe de 4 personnes. En termes d’espaces nous avons dorénavant : 180m2 d’espace d’exposition ici même à Rennes, les ateliers de 200m2 à Liffré avec les outils et les matériaux nécessaires pour la production. Ces trois dernières années passées sans lieu précis, malgré une activité dense de production et de présentation d’œuvres dans l’espace public et dans le cadre de partenariats avec des lieux d’exposition au niveau local, régional et national, nous nous sommes rendus compte que c’était extrêmement important pour nous d’avoir une base.

P.H. : Comment développez-vous les synergies avec le tissu régional ?

A.L. : Au niveau régional nous travaillons régulièrement avec de nombreuses structures. Nous faisons partie des réseaux art contemporain en Bretagne et du Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle. Tout est possible, nous collaborons sur différents types de projets ; des expositions collectives dans différents lieux, des coproductions, des résidences croisées….

Nous participons bien sûr à la prochaine Biennale d’art contemporain – les ateliers de Rennes en fin d’année dont Céline Kopp et Etienne Bernard sont les commissaires. Dans le cadre de cette biennale nous présentons généralement, en accord avec les commissaires, une exposition monographique. Dans le cadre de ces événements il y a souvent beaucoup de projets d’expositions collectives aussi le fait de se consacrer à un seul artiste permet de changer le rythme et de déployer plus largement son travail. Notre choix pour la prochaine biennale est en cours.

Au niveau du département nous avons un autre axe de travail qui est la commande citoyenne, qui se fait notamment dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France, dont nous sommes partenaires en tant que producteur délégué. Nous travaillons avec une structure de Tours qui s’appelle Eternal Network. Ce programme permet à des groupes de personnes – associations, entreprises, collectivités, particuliers – qui souhaitent passer commande d’une œuvre d’art à un artiste d’être accompagnés dans cette démarche. C’est un engagement citoyen qui n’a pas la même temporalité et qui est très différent d’un travail d’exposition par exemple. Une commande nécessite un processus long d’environ 3 ans, et c’est passionnant.

P.H. : Qu’est-ce que GENERATOR ?

A.L. : Nous avons conservé cette volonté d’accompagner de jeunes artistes en début de carrière, et nous nous sommes très vite rendu compte du besoin d’accompagnement pour les artistes lorsqu’ils sortent des écoles d’art. Il faut 10 ans en moyenne aux artistes pour qu’ils puissent prétendre vivre de leur travail. Nous avons voulu accélérer ce processus et réduire ce temps pour qu’ils puissent acquérir et maîtriser des outils plus rapidement. Nous avons donc mis en place une formation professionnelle avec l’Ecole Européenne Supérieure d’Arts de Bretagne et la région Bretagne.

Il s’agit d’une formation sur 7 mois pour 4 artistes que nous accompagnons dans le développement de leur travail : la production d’œuvres, la connaissance du système de l’art, les aspects administratifs, juridiques, comptables et la constitution d’un réseau.

Nous les mettons en relation avec différents métiers de l’art contemporain : directeurs.trices d’institution, journalistes, commissaires, critiques, galeristes… A ces rencontres s’ajoutent quatre résidences pour commissaires qui viennent de différents pays en Europe et restent en Bretagne un mois afin de rencontrer les artistes du programme GENERATOR. Chacun écrit un article sur le travail d’un artiste et rencontre les acteurs professionnels et artistes vivant dans la région. C’est une formation unique qui comprend des honoraires, une bourse de production, un atelier de travail et des outils.  Nous lançons actuellement la 5ème édition, l’appel à candidatures est ouvert pour l’année prochaine.

P.H. : Les projets en cours ou à venir ?

A.L. : Nous présentons actuellement et jusqu’au 28 avril 2018 Whisper to the Landscape de We Are The Painters, un duo d’artistes composé de Nicolas Beaumelle et d’Aurélien Porte qui pratique la peinture dans la nature, dans des formats de toiles démesurés, en volume avec des chaises comme support, sur des personnages activés dans le cadre de performance… Nous préparons la prochaine exposition de Marielle Chabal, dont le travail de sculpture et d’installation nait des fictions qu’elle écrit. Celle-ci sera inaugurée au mois de mai.

WeAreThePainters_Whisper to the Landscape_4àmcube _P.Goasduff
Guillaume Pellay_Link in Bio expo au HubHug Photo_P.Goasduff

Nous travaillons également à un projet important pour le mois de juin avec l’artiste Benoît-Marie Moriceauaux Champs Libres, une architecture créée par Christian de Portzamparc à Rennes, qui rassemble le Musée de Bretagne, la médiathèque et l’espace des sciences. Benoît-Marie Moriceau va présenter une exposition dans l’espace que 400m2 qui lui a été dédié et réaliser une intervention dans l’espace public, sur laquelle la médiathèque permettra un point de vue panoramique privilégié…

Benoit-Marie Moriceau_Pscho 2017_ 40mcube
Benoit-Marie Moriceau_Pscho 2017_ 40mcube
by Patrice HUCHET

40mcube
48, avenue du Sergent Maginot
35000 Rennes
+33 (0)2 90 09 64 11
www.40mcube.org

Horaires d’ouverture

Du mercredi au samedi de 14h à 19h
et sur rendez-vous du mardi au vendredi de 9h à 12h30

Exposition : Whisper to the Landscape

We Are The Painters

11.02.18 – 28.04.18

Un, Deux, Trois… Labanque ! (2nde Part.)

©-Brian-Griffin-Men-in-excavator-2017-Production-Labanque
©-Brian-Griffin-Men-in-excavator-2017-Production-Labanque

Je vous propose la suite de mon article d’hier avec les deux autres expositions proposées par LaBanque à Béthune : De l’apparence des choses, Chapitre VI, Des forces de  Rachel Labastie et Between here and nowhere de Brian Griffin.

RACHEL LABASTIE
« DE L’APPARENCE DES CHOSES, CHAPITRE VI, DES FORCES »

©-Rachel-Labastie-Le-foyer-2011-Sculpture-grès
©-Rachel-Labastie-Le-foyer-2011-Sculpture-grès

A l’étage nous sommes accueillis par une roue en osier qui tourne sans fin. Elle évoque la roulotte des origines Yéniches (peuple nomade de l’Europe et grands vanniers) de la grand-mère de Rachel Labastie. Toutefois entourée de haches en céramique plantées dans le mur, comme elle l’est, l’œuvre pourrait nous inviter à une fête foraine ou encore évoquer une attaque de diligence. En tout cas un jeu de forces est à l’épreuve. D’ailleurs « Des forces » est le nom de ce sixième chapitre de son projet intitulé De l’apparence des choses.

Des forces contraires, il s’agit bien de cela dans cet épisode. Tout le parcours oscille entre érection et suspension, dureté et fragilité, violence et sensualité. Rachel  Labastie joue des paradoxes et de l’apparence des choses. Elle utilise l’argile crue, le bois, la céramique, le verre, le marbre dans ses huit installations où se manifestent le geste, l’apesanteur, le feu, la violence et la magie.

Les œuvres les plus frappantes sont peut être celles qui justement nous rapproche du rituel et de la magie, par exemple avec Foyer, une œuvre faite d’ossements modelés en grès noir reposant sur des tessons roses et bruns. Un amas qui évoque les restes d’un charnier, de fouilles archéologiques d’un tombeau ou encore d’une grotte du paléolithique. Elle montre le paradoxe du feu dont la maîtrise est indispensable pour sa création et qui réchauffe, nourrit, permet de fabriquer mais aussi brûle, détruit. Il est symbole de vie et de mort. Il est aussi celui qui permet la communion dans des rituels chamaniques, ou des fêtes. En témoigne son intervention réalisée en 2017 dans un village de Navarre comme une cérémonie ritualisée. Dans un village abandonné, en fouillant dans les ruines des maisons, elle a ramassé des tuiles, des morceaux de céramiques et les tessons trouvés. Puis elle a réalisé un immense four primitif dans la terre pour cuire ses morceaux trouvés dans des bâtons d’argile. Ce feu qui a brûlé toute la nuit pour la cuisson a permis le rassemblement de tous les villageois. Cette cérémonie autour du feu révèle le désir du collectif afin de convoquer la communion autour des disparus, d’une histoire, comme un rite chamanique.

Eprise de liberté, elle dénonce toutes les entraves. Avec la série Entraves, des chaines, des  colliers d’esclaves sont accrochés au mur comme les équipements dans une écurie et attendent le forçat ou l’esclave. Le paradoxe nait de la fragilité de la céramique blanche utilisée qui contraste avec la gravité du propos.

Dans ce premier étage qui lui est entièrement consacré, Rachel Labastie pointe du doigt la dualité incarnée dans la matière en transformation. Magie du feu, rituel sacré, bâtons de pèlerin, roue du destin, on a envie d’écouter ses histoires et de la suivre dans cette cérémonie qui réunit la communauté des humains.

BRIAN GRIFFIN
« BETWEEN HERE AND NOWHERE » Commissariat : Valentine Umansky

©-Brian-Griffin-Two-French-soldiers-2017-Production-Labanque
©-Brian-Griffin-Two-French-soldiers-2017-Production-Labanque

Brian Griffin, est un photographe né à Birmingham dans un milieu très populaire. Il a photographié le monde de l’entreprise lors de commandes puis a travaillé pour la presse : Time Magazine et The Observer Magazine. Ami de Martin Parr, fan de musique, il était notamment le grand portraitiste de la scène musicale des années 80. Paul Mc Cartney, Depeche Mode, R.E.M, Kate Bush, Elvis Costello ou Iggy pop sont passés sous son objectif. Le Guardian en 1989 prétendait qu’il était le photographe de la décennie. Depuis 2001, il a délassé les stars pour photographier le monde des travailleurs et poursuit de porter un regard de coté sur la société britannique. Nous avions pu voir il y a un mois quelques images lors de l’expo, proposée à Paris par Burberry, consacrée au « british way of life » et qui célébrait la photographie britannique.

Un physique à la Gabin au regard bleu perçant, une autorité et une tendresse à la fois, on décèle toujours un brin d’ironie dans l’œil du photographe animé par une classieuse irrévérence et une claire ambigüité. Un mélange de Ken Loach et de David Lynch.

L’exposition Between here and nowhere se développe sur plusieurs chapitres d’un récit qui nous entraîne au milieu des pommes de terre, dans le milieu ouvrier, des militaires… Bref une histoire inspirée par la région, le lieu, sa terre natale, une grande humanité et le plaisir de brouiller les pistes.

Inspirée par la terre de Béthune-Bruay dont il  a lu beaucoup d’ouvrages relatant son histoire et notamment pendant la première guerre mondiale. Il a ainsi trouvé que les champs de batailles sont devenus des champs de pommes de terre. Que se passe-t-il dans cette terre qui sert à nourrir les populations et qui contient en elle les morts des deux derniers conflits mondiaux, dont beaucoup de britanniques ? Pour Brian la région est importante dans l’histoire et en lien avec sa région d’origine. Les connexions se font également avec le monde ouvrier, dont il rend hommage dans une superbe série. Les ouvriers sont photographiés avec leurs outils dans des positions et attitudes dignes d’un magazine de mode. Il interroge l’homme face au postmodernisme avec des images énigmatiques qui rappellent un accident nucléaire, un feu d’artifice ou les représentations futuristes d’une dimension parallèle qu’il nous faudrait découvrir.  Avec la série des Somnambules il poursuit cette interrogation. Il y photographie des personnages arrêtés dans leur mouvement, les yeux fermés, dans les espaces vides d’une usine McCain, encore une référence aux pommes de terre. Avec un jeu de perspective imparable cette mise en scène donne une impression de rêve ou de cauchemar, un effet irréel dont la portée politique ne fait aucun doute. Un peu plus loin on retrouve des soldats et des pompiers, des morts sous des croix blanches, un jeune ouvrier couché au sol… autant de personnages qui semblent être les protagonistes d’une histoire dont seul Brian Griffin possède les clefs.

Tout ici dans cette déambulation est mystère, jeu de piste. Brian Griffin nous propose un jeu de Cluedo mené dans un esprit Twin Peak , pour son univers entre fiction et réalisme à la frontière fragmentée, complexe avec plusieurs lectures possibles. Il laisse ici et là quelques indices afin de nous permettre de reconstruire une histoire qui navigue entre fiction légère et réalité brute.

Brian Griffin préfère les chemins de traverse aux propositions trop littérales et rejette le concept de vérité absolue.

A LIRE : 
Lire aussi la première partie

by Patrice HUCHET

INFORMATIONS PRATIQUES
Pierre Ardouvin « Retour D’abyssinie »
Rachel Labastie « De L’apparence Des Choses, Chapitre Vi, Des Forces »
Brian Griffin « Between Here And Nowhere »
Du 17 mars au 15 juillet 2018
LABANQUE
44, place Georges Clémenceau
62400 BETHUNE
Ouvert tous les jours de 14h à 18h30
Fermé le 1er mai
http://www.lab-labanque.fr

Un, Deux, Trois… Labanque ! (1ère Part.)

Vue-de-lexposition-Retour-dAbyssinie-©-Marc-Domage
Vue de l’exposition-Retour d’Abyssinie-Pierre Ardouvin-LaBanque ©-Marc-Domage

Trois expositions, trois médiums, trois artistes ouvrent cette saison printanière de LaBanque à Béthune. Trois expositions qui, malgré des différences narratives, ont un point commun, l’entre-deux. Entre présence et absence avec un jeu d’espace temps pour Pierre Ardouvin. Entre force et fragilité pour Rachel Labastie. Entre ici et ailleurs, fiction et réalité pour Brian Griffin.

Du 17 mars au 15 juillet 2018, LaBanque, centre de production et de diffusion en arts visuels, installé comme son nom l’indique dans l’ancienne banque de France de Béthune, nous propose trois expositions monographiques qui sont le fruit de la rencontre entre des artistes, un territoire et un lieu.

Brian Griffin nous propose avec « Between here and nowhere » une aventure photographique et énigmatique dans ce territoire nordique où se mêlent les résidus des derniers conflits mondiaux, le peuple ouvrier et une terre agricole vouée à la pomme de terre.

Le lieu a inspiré à Pierre Ardouvin une installation géante qui nous invite dans une histoire totalement folle, inspirée de ses influences littéraires et références artistiques. « Retour d’Abyssinie » est une balade des profondeurs de la terre aux profondeurs de l’âme.

« De l’apparence des choses, Chapitre VI, Des Forces » de Rachel Labastie perturbe le champ de force tranquille des appartements bourgeois de la banque. Avec ses sculptures de terres molles, ses feux de terre cuite, ses avant-bras tendus par des sangles de déménageurs, elle convoque un certain nomadisme.

Ce jamais (entre)-deux sans trois expositions dense que nous propose LaBanque nous fait emprunter le chemin de contrebandiers côtier, de nos certitudes. Là où il n’y a pas qu’une seule vérité.

Je vous propose aujourd’hui un aperçu de l’exposition de Pierre Ardouvin et demain nous visiterons les expositions de Rachel Labastie et Brian Griffin.

PIERRE ARDOUVIN
« RETOUR D’ABYSSINIE »

Retour d’Abyssinie – Pierre Ardouvin – ADAGP

Fidèle à sa pratique Pierre Ardouvin dévoile la part cachée de nos fossiles culturels, de ce qui en eux « gît » de la mémoire collective et individuelle. Il en exprime les fantasmes, les souvenirs, les renoncements et les rêves avec mélancolie et humour au moyen de sculptures, d’installations, d’images retouchées et de dessins.

Pierre Ardouvin investit le grand plateau de Labanque ainsi que ses sous-sols. Lorsque l’on arrive sur le plateau, la première chose qui attire l’œil dans cette semi pénombre ce sont des bijoux de pacotille qui jonchent le sol ça et là. On a l’impression d’arriver après un casse où tout est parti en vrille, une espèce de « very bad trip » version braquage. Impression renforcée lorsque l’on prolonge le regard et que l’on aperçoit des pieds cachés derrière des rideaux épais aux imprimées de grottes.

Le parcours de l’exposition volontairement libre est sous la forme d’une déambulation. Les œuvres peuvent être vues comme un ensemble ou distinctes les unes des autres. Formant un tout dans une configuration éphémère liée au lieu et au temps de l’exposition, elles sont reliées entre elles par l’installation visuelle (les bijoux) et sonore Au réveil il était midi qui investit la totalité des espaces.

Au-delà de ces rideaux qui représentent des grottes, de la semi pénombre, des pierres précieuses au sol, nous prenons vite conscience que nous sommes finalement dans une caverne plus mystérieuse qu’elle n’y parait. Nous sommes entrainés dans les profondeurs de l’imaginaire et un jeu de présence /absence. Quelques détails confirment que l’histoire est plus complexe.

Retour d’Abyssinie – Pierre Ardouvin – ADAGP

Une réplique réalisée en imprimante 3D du Palais Idéal du Facteur Cheval trône sur une autre réplique, celle de la civière en bois dessinée par Rimbaud qui le transporta lors de son retour d’Abyssinie. Utopie en voyage ? Rimbaud et le Facteur Cheval ont créé des œuvres magistrales sans avoir voyagé. Rimbaud voyagera après avoir écrit son œuvre. Deux voyages intérieurs nés d’une fulgurance et d’un rêve d’ailleurs.

Juste en face un tapis représente le gouffre de Padirac, qui, vu de l’intérieur en contreplongée, s’ouvre sur le ciel. La perspective s’en trouve renversée. Depuis le plafond et jusqu’au sol pend une colonne de bijoux fantaisie prend des allures de corde pour s’échapper ou d’un geyser figé dans le temps. Tout cela nous entraine dans un rêve où se mêlent évasion et chute, angoisse et merveilleux. Nous sommes suspendus dans un espace temps indéfini.  Les repères sont tous modifiés, avec un effet d’ « upside-down » de deux mondes parallèles qui se font face. Les profondeurs de la terre face aux profondeurs intérieures.

Pierre Ardouvin est passionné de littérature de science fiction et il nous embarque pour un voyage dans les méandres de l’imaginaire et du rêve.  Cette vision à deux faces est poursuivie par les tableaux exposés dans la pièce d’à coté, la seule pièce vraiment éclairée de ce Retour d’Abyssinie. Cette série de tableaux composés de reproductions inversées de cartes postales des années 60 aux couleurs criardes reliées en elles par un jeu de peinture de l’artiste ; certaines sont pailletées à la manière des cartes de noël. Un assemblage proche de l’écriture automatique autour du thème du souvenir.

Dans la salle aux archives au sous sol nous sommes dans les enfers avec des éclairs lancés par un jeu de lampes stroboscopiques dont la forme d’éclairs reste gravée dans notre mémoire rétinienne. Toujours au sous sol, deux autres œuvres majeures de Pierre Ardouvin ont été réactivées pour l’occasion. Pour la première, nous entrons dans la reproduction d’une salle d’attente de médecin des années 60 qui, telle une tombe égyptienne, serait une pièce d’archéologie. La seconde, Les larmes de Oum Kalsoum, au centre d’une pièce, une fontaine réalisée avec une petite piscine pour enfant. Cette œuvre possède une dimension poétique et politique. L’eau chante en même temps que la voix envoutante d’Oum Kalsoum, un voyage qui nous emmène au Moyen Orient avec son rêve de liberté

.©-Pierre-Ardouvin-La-tête-en-bas-2017

Entre les bijoux, les souvenirs, les éclairs, les sculptures hommage à la science fiction et l’heroïc-fantasy dont l’artiste est fan, finalement ce voyage nous emmène dans l’univers créatif et fantastique de Pierre Ardouvin lui même. Un voyage étourdissant !

Rendez-vous demain pour la seconde partie de l’article.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pierre Ardouvin « Retour D’abyssinie »
Rachel Labastie « De L’apparence Des Choses, Chapitre Vi, Des Forces »
Brian Griffin « Between Here And Nowhere »
Du 17 mars au 15 juillet 2018
LABANQUE
44, place Georges Clémenceau
62400 BETHUNE
Ouvert tous les jours de 14h à 18h30
Fermé le 1er mai
http://www.lab-labanque.fr

by Patrice HUCHET

Sculptures en majesté à Rennes

Présentée du 14 mars au 27 mai 2018 dans trois lieux de Rennes, au Frac Bretagne, au Musée des beaux-arts et à La Criée centre d’art contemporain, l’expo Sculpter (faire à l’atelier) présente l’atelier du sculpteur comme le lieu du faire, mais également comme celui de la pensée, de l’expérimentation et de la recherche.

2018, année folle pour l’art contemporain à Rennes. Elle vient de débuter par l’exposition Sculpter [faire à l’atelier], se poursuivra avec la Collection Pinault au Couvent des Jacobins et se terminera avec Les Ateliers de Rennes, sa biennale.

L’exposition Sculpter [faire à l’atelier] honore la main, le geste et met la fabrication au cœur du processus. Avec plus de 60 artistes âgés de 28 à 72 ans dont une bonne dizaine de bretons, l’exposition  montre, sans chronologie, les différentes évolutions de la pratique de la sculpture.  Une place importante est accordée à la matière qu’elle soit assemblée, déformée, composée ou recyclée.

Une exposition sans barrière qui  se développe sans discontinuité entre trois lieux : le Musée des Beaux Arts, le Frac Bretagne et la Criée, centre d’art contemporain.

Musée des beaux-Arts

Commençons par le Musée des Beaux Arts qui nous accueille avec un monumental Buste de Dewar et Gicquel. Une excellente entrée en matière que cette œuvre qui, avec ironie, et la représentation d’un banal pull torsadé en majesté, rend hommage à la sculpture classique. Un peu plus loin dans le patio du Musée, une énorme moissonneuse étonne par son réalisme et son incongruité dans un tel lieu. Elle moissonne, peut-être, ironiquement elle aussi, le « blé » spéculatif de l’art contemporain si souvent décrié. En tout cas, à coté un mur semble vampirisé par un virus ou plutôt par les plantes parasites de terre cuite de Christelle Familiari qui dialoguent avec notre punkette de l’art, Anita Molinero, qui a piégé dans ses filets des couvercles plastiques de poubelles fondus qui donnent l’impression de vouloir s’en échapper. On dirait une version plastifiée d’un fond marin habité, d’algues, d’anémones et de coraux rouges post-apocalyptiques.

De nombreuses œuvres  donnent à voir la multiplicité de l’art de la sculpture. Diversité de la narration, des propos, des formes et des matières qui toutes sont présentes : ciment, bois, plastique, tissus, métal, terre, et même la limaille de fer, mise en forme par la magie des aimants de Véronique Joumard.

La Criée, centre d’art contemporain

CLEDAT_PETITPIERRE_La-parade-moderne bty

Ce lieu dorénavant incontournable a choisi de mettre la fête au centre de sa thématique dans la cadre de cette exposition.  Avec notamment une auto-tamponneuse de Pierre Ardouvin qui fonctionne. Elle se trouve étrangement seule sur une petite piste, sur la bande son de Love me tender et sous le regard des dix sculptures de Clédat & Petitpierre, dont les têtes sont inspirées d’œuvres de Munch, Magritte… Ces personnages attendent tranquillement sur leur socle de prendre vie et d’être portées dans une parade mi-carnavalesque mi-funèbre. Cette parade est une vraie performance qui se déroulera dans les rues de Rennes accompagnée par un groupe de musiciens qui jouera le Boléro de Ravel.

bty

Autres œuvres autour de la performance, celles de Laurent Tixador qui témoigne de ces performances en les mettant en bouteille. Reprenant la représentation du bateau en bouteille qu’affectionnaient certains marins, Laurent Tixador raconte là aussi ces aventures vécues.

FRAC Bretagne

Au Frac, l’exposition investit trois salles du bâtiment construit par Odile Decq. Le panorama se poursuit avec notamment une œuvre qui interroge directement la sculpture et l’art de sculpter. Julien Dubuisson dans un jeu de construction très sophistiqué expose une œuvre composée de 18 éléments qui une fois assemblés représente une architecture, un négatif d’un salon victorien. Un grand nombre de ces éléments font directement référence à l’histoire de l’art en reprenant  notamment des miniaturisations d’une œuvre d’Henri Moore, du cube de Giacometti, et d’une tète antique des Cyclades. L’œuvre est présentée sous trois formes : démontées avec les pièces alignées sur une étagère, une version  assemblée et posée sur le sol, et enfin dans une vidéo où l’on voit une jeune fille tenter de résoudre ce subtil « Rubik’s Cube ». Bluffant !

Richard Fauguet joue aussi d’une certaine façon en réinterprétant un buffet en verre et silicone. Avec cette pièce hybride il fait télescoper l’histoire de l’art et l’art vernaculaire, l’art et l’artisanat. Dans ce jeu de représentation,  l’œuvre qui trône au pied de l’immense escalier, un double nœud rouge surdimensionné de Lilian Bourgeat joue sur les valeurs d’échelles.

L’exposition atteint des sommets au dernier étage du Frac avec une salle dans laquelle on entre immédiatement dans un univers de conte. Les animaux hybrides fantastiques de Laurent Le Deunff, nous font entrer dans un monde mystérieux.

Tout ici évoque magie, mystère, mondes parallèles, 3eme dimension. D’un coté de la pièce, des corps cachés sous des couvertures décorées de signes qui combinent des références du Bauhaus aux motifs des nations indiennes. Ces personnages de Virginie Barré dorment-ils ? Sont-ils en transe ? Se reposent-ils ?  A l’autre bout de la pièce, répondent 2 miroirs psychédéliques, déformés de François Feutrie évoqueraient bien des visions hallucinées sous drogue.

Entre les deux se jouerait-il le voyage dans les visions de ces personnages du départ ? Un voyage qui vous entraine au milieu d’une possible vision chamanique. Avec des animaux fantastiques et des paysages étranges, des formes hybrides, le tout mis en sonorité par deux œuvres l’une de Dominique Blais et l’autre de Patrice Carré. Au centre de la pièce, sur un archipel de rochers aux tons pastel, des mains sont posées parfois jointes ou se serrent. On se demande si elles sont les restes d’un immonde naufrage ou si elles façonnent le rocher. En tout cas une sorte de réparation semble en mouvement. Cet archipel côtoie un immense tapis de vagues sur lequel dansent des pieds blancs, fantômes de danseurs passés. En fait, il s’agit justement du théâtre d’une performance de danse qui sera jouée par un couple pendant l’exposition (quelques représentations). Une œuvre mystère dont la partition est cachée sous une de ses vagues ou de ses langues de tissus. C’est peut être la même chose ne dit-on pas sur une plage léchée par les vagues. Plus loin, un paysage délirant en faïence émaillée d’un bleu-vert tendre renvoie au péché originel  ou pourrait être la représentation du Pays des merveilles d’une Alice en plein rêve érotique.

L’ambiance tout entière de cette salle oscille entre bien-être, trouble, plénitude et ivresse. Il règne ici un parfum du Jardin des Délices de Jérôme Bosch. Fantastique !

Artistes :
Wilfrid Almendra, Pierre Ardouvin, Béatrice Balcou, Élisabeth Ballet, Davide Balula, Richard Baquié, Virginie Barré, Julien Berthier, Dominique Blais, Olivier Blanckart, Katinka Bock, Étienne Bossut, Lilian Bourgeat, Jean-Yves Brélivet, Patrice Carré, Stéphanie Cherpin, Clédat, & Petitpierre, John Cornu, Dewar et Gicquel, Julien Dubuisson, Laurent Duthion, Christelle Familiari, Richard Fauguet, Aurélie Ferruel et Florentine Guédon, François Feutrie, Adelaïde Feriot, Dominique Ghesquière, Célia Gondol, Séverine Hubard, Véronique Joumard, Pascal Jounier Trémelo, Pierre Labat, Guillaume Leblon, Laurent Le Deunff, Didier Marcel, Vincent Mauger, Théo Mercier, Anita Molinero, Richard Monnier, Benoît-Marie Moriceau, Samir Mougas, Patrick Neu, Gyan Panchal, Bruno Peinado, Francis Raynaud, Hugues Reip, Sylvie Réno, Pascal Rivet, Elsa Sahal, Ernesto Sartori, Elodie Seguin, Rika Tanaka, Eva Taulois, Stéphane Thidet, Laurent Tixador, Francisco Tropa, Morgane Tschiember, Sergio Verastegui, Marion Verboom, Jacques Vieille, Raphaël Zarka.

by Patrice HUCHET

INFORMATIONS PRATIQUES
Sculpter [faire à l’atelier]
Du 14 mars au 27 mai 2018
Frac Bretagne
19 avenue André Mussat – Rennes
Ouvert du mardi au dimanche de 12hà 19h
http://www.fracbretagne.fr
Musée des Beaux-Arts
20 quai Emile Zola – Rennes
Ouvert du mardi au vend. de 10h à 17h et sam. et dim. de 10hà 18h
http://www.mba.rennes.fr
La Criée centre d’art contemporain
Place Honoré Commeurec – Rennes
Ouvert du mardi au vend. de 12hà 19h et sam. et dim. de 14h à 19h
http://www.lacriee.org

Rencontre avec Catherine Elkar, directrice du Frac Bretagne

Photo-Catherine-Elkar-Crédit-François-POIVRET
Photo-Catherine-Elkar-Crédit-François-POIVRET

A l’occasion de l’exposition Sculpter [faire à l’atelier] qui se développe dans trois lieux de Rennes ; le Frac, le Musée des Beaux Arts, la Criée, centre d’art contemporain, J’ai rencontré Catherine Elkar, directrice du Frac Bretagne, tout premier Frac de France.

Photo-Roland-Halbe-REGION-BRETAGNE-Odile Decq
FRAC Bretagne – Photo-Roland-Halbe-REGION-BRETAGNE-Architecte Odile Decq

Patrice Huchet : Un an avant tous les autres, vous êtes le premier né des Frac, vous avez dû déblayer un peu le terrain ?

Catherine Elkar : Au début des années 80, il n’y avait pas dans la région de structures ou d’acteurs privés qui se consacraient à l’art contemporain. Donc nous avions un devoir de référence et d’ouverture. Construire un ensemble et des sous ensembles très ouverts et englobant : L’abstraction, le rapport au paysage et un troisième grand chapitre le rapport à l’histoire. Dans l’esprit de ce qu’avait présenté le Centre Pompidou qui s’appelait Face à l’histoire et qui interrogeait la place de l’artiste à savoir est-ce qu’il est un acteur ou un témoin de son temps ou les deux ? C’est vraiment sur ces trois grands pieds que l’on avance encore aujourd’hui.

Je fais parti de l’équipe du Frac depuis ses débuts et je sais que l’équipe du comité technique est vraiment parti d’une analyse du contexte. Elle a recherché dans une histoire proche, les artistes, les acteurs qui pouvaient permettre de fonder une identité à cette collection initiée d’un coté par un critique d’art qui s’appelait Charles Estienne et qui avait invité, dès les années 50, les artistes de l’abstraction lyrique à venir séjourner en Bretagne et à produire. Cela a créé tout un ensemble de départ avec des œuvres de Hantaï, Degottex, Soulages… De l’autre coté, avec deux grands artistes du Nouveau Réalisme, Jacques Villeglé et Raymond Hains, qui sont natifs de Bretagne.  Donc on est parti de là, puis on a acheté des œuvres dites anciennes (fin des années 40 et début des années 50) et bien sûr des œuvres contemporaines des années 80.

P.H. : Et aujourd’hui ?

C.E. : On tente d’échapper à l’échantillonnage et on peut avoir plusieurs œuvres d’un même artiste. Dans la collection, il y a cette volonté panoramique et ouverte, il y a aussi les ferments qui  permettent grâce à  des ensembles constitués de proposer des monographies. L’accès au grand public à certaines œuvres est ainsi facilité. Nous avons de gros ensembles dont notamment  de Gilles Mahé, Didier Vermeiren, Aurélie Nemours…

Nous sommes restés très proches de l’esprit pionnier des Frac, à savoir, la volonté d’offrir au public un panorama assez vaste de la création contemporaine en présentant tous les langages et toutes les formes de l’art contemporain.

P.H. : Vous avez maintenant un nouveau et magnifique lieu intégrant des espaces d’expositions. Ça change beaucoup de choses ?

C.E. : Avant la construction de ce nouveau bâtiment, nous étions déjà dans la prospective et notre programmation d’expositions nous permettait déjà d’aborder la production. Seulement nous étions nomades. Quand j’ai travaillé sur le programme de création de ce nouveau Frac, il était évident que la programmation devait être intimement liée à la collection. La production est orientée vers la collection. Tout commence et doit aboutir à enrichir la collection. Donc réfléchir à une exposition c’est réfléchir à ce qui va venir intégrer le fonds.

Lorsque je monte des monographies, par exemple, j’invite des artistes qui sont déjà dans la collection et c’est le moyen de réfléchir avec eux comment y compléter leur présence. Soit ce sont des artistes qui n’y sont pas encore mais dont la présence me semble intéressante voire indispensable.

Il  faut prendre en compte une donnée primordiale : les budgets d’acquisition ne sont plus ce qu’ils étaient. Il y a trente ans nous avions la possibilité de faire appel à des artistes de renom qui sont devenus des classiques, mais aujourd’hui, il faut trouver d’autres moyens d’acquisition. Nous devons développer des stratégies alternatives et le moment d’exposition est un moment très favorable pour lié un contact particulier avec l’artiste et l’intéresser à notre projet. Les artistes ont besoin aussi d’être présents dans les collections publiques. Cela valorise leur travail et permet d’assurer une vie à une œuvre. D’être tout simplement visible.  Ici, son œuvre sera montrée, publiée, restaurée, étudiée… donc les artistes y sont très sensibles. C’est peut être moins le cas avec des collections privées où elle est très souvent extraite au regard.

P.H. : La valorisation de la collection passe par des synergies, quelles sont-elles ?

C.E. : Concernant la valorisation et particulièrement la recherche, nous avons la chance d’être à Rennes et d’avoir une section histoire de l’art, un département des arts plastiques à l’université, d’avoir l’Ecole d’Art à l’échelle de la région et l’Ecole d’Architecture. Donc tout un groupe de partenaires qui nous permet de développer un programme de recherche et de travailler sur la valorisation de cette collection.

Autrement dans le cadre de la diffusion régionale, on est plutôt en lien avec les centres d’art, ou d’autres structures qui œuvrent  à la diffusion d’art comme l’Art dans les Chapelles, les associations d’artistes ou toute autre structure appartenant au réseau Art contemporain en Bretagne.

Et puis, il y a cette autre aventure qui est d’accompagner les collectivités dans la mise en place de projets d’expositions. Souvent cela correspond à des envies un peu vague et nous apportons notre expertise pour contribuer à aménager des lieux, à construire un projet. Il faut arriver à transformer une envie en projet artistique et culturel. C’est ce que nous avons réalisé avec la Ville de Landerneau qui a fait appel à nous afin d’aménager et ouvrir une galerie publique consacrée à l’art contemporain dans le cadre de la valorisation du fonds Hélène & Edouard Leclerc. Nous intervenons également sur la programmation régulièrement.

Nous avons aussi l’exemple de St Briac avec qui nous sommes allés assez loin. On monte à la fois les expos dans une galerie située dans l’ancien presbytère, la commune nous a demandé aussi des interventions d’artistes à l’extérieur comme par exemple les 111 cabines du Béchet métamorphosées par Christophe Cuzin.

P.H. : Cela représente à peu près combien d’expos par an ?

C.E. : Hors les murs, nous avons cinq ou sept expositions par an auxquelles nous devons ajouter tous les projets que nos amis du milieu éducatifs dans les milieux scolaires, du secteur médico-social, ou encore dans des établissements publics, ce qui représente une quarantaine de projets par an. C’est vrai, c’est assez énorme !

P.H. : Quels sont les projets à venir ?

C.E. : En 2018, l’actualité sera dense avec pour commencer l’expo en cours Sculpter [faire à l’atelier] au Frac, au Musée des Beaux Arts et à la Criée, centre d’art contemporain. A la fin du mois commence Les Ambassadeurs, puis il y aura l’exposition consacrée à Yvan Salomone qui investira tous les espaces du Frac, la Biennale, et une exposition personnelle d’une artiste, Cécile Bart déjà présente dans nos collections, dont la peinture se déploie dans l’espace.

Les Ambassadeurs, est un projet particulier que nous mettons en place à la fin du mois avec le département d’Ille et Vilaine et la ville de Rennes. L’idée est de présenter six/sept expositions à l’initiative de groupes de personnes de la société civile : collégiens, personnels de l’université Rennes I, personnels de maisons de retraites… A chaque fois, les amateurs deviennent les acteurs, puisse que ce sont eux qui choisissent les œuvres, d’où le nom ambassadeurs.

Je combinerais également deux expositions. L’une dédiée à la peinture à partir des récentes acquisitions. L’autre, en écho à la Biennale, sera organisée par l’Ecole d’Art de Rennes. Il s’agit d’une biennale parallèle, intitulée Exemplaires- Formes et pratiques de l’édition, qui est consacrée aux formes et pratiques de l’édition contemporaine. Comme nous avons la chance d’avoir dans notre collection et dans un autre fonds un grand nombre de livres d’artistes, nous sommes ravis de monter ce type d’expo car ce sont des éditions qui prennent parfois beaucoup de place et par conséquent pas très souvent exposées.

by Patrice HUCHET

INFORMATIONS PRATIQUES
Actuellement au Frac : Sculpter [faire à l’atelier] du 14 mars au 27 mai 2018
FRAC Bretagne
19 Avenue André Mussat,
35011 Rennes cedex
http://www.fracbretagne.fr

A LIRE : 
Sculptures en majesté à Rennes

Coups de cœur sans coup d’éclat à Art Paris Art Fair 2018

les allées de Art Paris Art Fair 201820e édition d’Art Paris Art Fair: si l’ensemble donne au début une impression mitigée, d’une certaine forme de redite, quelques pépites sortent du lot et finalement après quelques heures un certain bien-être s’empare de vous, celui d’avoir rencontré une nouvelle fois la création.

Parmi les trésors dénichés, cette édition 2018 a permis  de valoriser le travail d’une artiste plutôt méconnue du grand public, Simone Pheulpin, dont les sculptures de tissus ont attiré énormément de curieux sur le stand de la galerie Maison Parisienne. Un intérêt mérité pour cette discrète artiste qui, depuis plus de trente ans met le monde en plis avec des sculptures écrues aux allures de fossiles dans des pierres calcaires. Ces œuvres vont rejoindre les collections de grandes institutions prestigieuses comme le Chicago Art Institute. Autre galerie à présenter des œuvres textile, la galerie Chevalier, dont c’est la spécialité, et qui présente notamment un très beau portrait réalisé avec des fils de coton par Mathieu Ducournau et qui rend hommage à un célèbre autoportrait d’El Greco en chevalier avec sa main sur son sein. Elle présente également un triptyque de tapisserie nommée « Les trois sœurs » de Françoise Paressant.

Probablement en référence au cinquantième anniversaire de mai 68 sont présents, sur cette édition, des artistes qui se sont fait un nom pendant cette période. La galerie Françoise Livinec présente une œuvre de Bernard Rancillac, un portrait de Williams Burroughs en sérigraphie sur polystyrène expansé. On remarque également le solo show consacré à Jean-Pierre Reynaud, avec ses fameux sens interdits, orchestré par la galerie Caroline Mulders qui nous avait déjà enchantés sur Drawing Now avec les dernières réalisations de Gérard Fromanger.

Autre chose remarquable, c’est la confirmation du retour du figuratif. La première galerie a lui redonner une place importante est la ArtCo Gallery, galerie allemande, qui met à l’honneur des artistes africains, notamment Marie Boehm dont nous avions pu voir de magnifiques portraits de femmes en majesté à la dernière foire AKAA, également avec les œuvres dynamiques de Evans Mbugua et les photographies de Justin Dingwall. La Wooson gallery présente les étranges portraits de Wang Yuping qui semblent inachevés. Les galeries françaises  participent aussi à ce renouveau, comme par exemple la Galerie Thomas Bernard – Cotex Atlantico qui met en avant les personnages comico-tragiques de Vincent Gicquel.

Ensuite, il y ceux qui jouent avec les matières, Lou & Lou Gallery présente d’incroyables photos de Dominique Lacloche développées sur des feuilles géantes qui, à défaut d’être les éventails rafraichissant d’un mystérieux maharadja deviennent d’étonnantes œuvres d’art. Les créations de verre de Rodolf Burda oscillent entre sculptures et design. Les œuvres présentées par la galerie Cermak Eisenkraft dont la sphère est la base principale de cet artiste tchèque sont, par leur minimalisme d’une grande force et d’une implacable beauté. Enfin la galerie Pierre-Yves Caer présente de fragiles et délicates sculptures de céramique de Yuki Nara. Ce maitre japonais fait preuve d’une évidente maîtrise.

Enfin pour terminer, les monstres également envahissent les allées de la foire. A2Z Art Gallery présente un penseur de Rodin entièrement végétalisé prisonnier d’un bloc blanc. Adar Parker Smith, très inspiré par Jeff Koons, nous propose un étrange extra-terrestre aux bras dorés sur le stand de la galerie Odile Ouizeman.

Il y a toujours des pépites à dénicher que l’on soit collectionneur, visiteur, curieux ou passionné d’art.

Art Paris Art Fair

Du 5avril au 8 avril 2018

Au Grand Palais

by Patrice HUCHET

Petit tour au Domaine de Chamarande

chateau chamarandeLe printemps est là et c’est l’occasion de profiter de cette saison pour combiner balade de plein air et art contemporain. A une quarantaine de kilomètres de Paris, en Essonne au Domaine Départementale de Chamarande profitez d’une balade dans le parc où sont disséminées quelques œuvres acquise par FDAC (Fonds Départemental d’Art Contemporain) et découvrez jusqu’au 22 avril, les œuvres de l’artiste Danhôo.

Né en Chine et installé en France depuis 1982, Danhôo est invité à investir les salons du château et l’orangerie.  Dans ses créations, il s’inspire des traditions et de la culture de son pays natal. L’artiste fixe vigoureusement sur sa toile des idéogrammes, qu’il vient retravailler par aplats ou en employant la technique du dripping introduite par le célèbre Jackson Pollock.

Les idéogrammes se retrouvent plongés dans des effets de peinture et de reliefs, entre craquelures et fractures, qui soulignent le procédé de superposition propre à l’artiste.

Pour cette exposition, Danhôo dit avoir cherché à mêler l’esprit de la nature, de l’humain, de culture chinoise au sein de ce château qui, lui, reflète la culture française. Il cherche également  à transformer la calligraphie en quelque chose de plus moderne, d’entremêler la tradition chinoise et la culture française en l’amenant aux limites de l’abstraction.

Dans le château, ses toiles jouent avec les décors en s’intégrant dans les boiseries, en écho à la monumentalité des murs du bâtiment ; tandis qu’au sol, le public est invité à admirer les toiles, allongé sur de grands poufs imprimés des peintures de l’artiste. Pour le salon blanc, ce sont des poèmes qui ont inspiré la vingtaine de panneaux en forme de kakemono dont les petites touches or  répondent aux boiseries dorées du salon.

Le parcours jusqu’à l’orangerie est parsemé de poufs qui sont autant de lieux de repos et de méditation. A l’orangerie, Danhôo a utilisé l’idéogramme « rêver » dont il a recouvert tous les murs et qu’il a accompagné de taches et coulures noires et blanches qui viennent masquer et déconstruire ces mots, qui sont ponctués de rose indien, un ton rouge en lien avec cette idée de rêverie.

Rêverie, flânerie, curiosité et culture font bon ménage au Domaine de Chamarande.

by Patrice HUCHET

INFORMATIONS PRATIQUES
Domaine départemental de Chamarande
38 rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande
Contact : 01 60 82 52 01 – 01 60 82 26 57
www.chamarande.essonne.fr

> LE PARC
Ouvert toute l’année
Chiens tenus en laisse autorisés
Tables de pique-nique à disposition
Barbecues interdits
· février-mars : 9h-18h
· avril-mai : 9h-19h
· juin-septembre : 9h-20h

> EXPOSITION
DANHÔO

10 février – 22 avril 2018
• au château
mercredi, 14h-17h
samedi et dimanche, 13h-17h
fermé les jours fériés
• à l’orangerie
tous les jours, à partir de 9h